sábado, 1 de octubre de 2016

La percepción estética a través del Arte



De la escases a la abundancia

Las pinturas son una buena guía para evaluar los cánones de la belleza en cada época de la historia, en especial, cuando del cuerpo femenino se trata y se nos presenta desnudo, expuesto para ser admirado y, la representación de su contextura física, está ligada de forma explícita a la calidad de vida que se posee en ese tiempo específico, en especial, a la abundancia o escases de alimento al que se dispone.

Durante el Renacimiento, siglos XV y XVI, la estabilidad económica adquirida a fuerza de conquistas territoriales y el surgimiento de pequeños terratenientes, en contraposición a los grandes señores feudales, ofrece a éste segmento reducido de la población un bienestar monetario que de inmediato se va a manifestar en una mejor alimentación o al menos, en el intento de poseer una de forma constante. La representación de las mujeres es esbelta, como nos lo manifiesta Rafael Sanzio.

"Las tres Gracias", (17 x 17 cms), 1504
Museo Condé, Chantilly, Francia.

Si a estas las comparamos con las modelos utilizadas por Peter Paul Rubens, en el mismo tema de pintura, las mujeres aparecen rellenas y rozagantes, tal vez demasiado, siendo obvio que él, Rubens, nos está personificando la abundancia que en el Barroco se vivió. Esa época histórica transcurre entre los años 1575 al 1715, y es una de riquezas, en la que un sector de la población surge, la clase media, y desea igualarse con las clases nobles o aristocráticas, pero de inmediato, sin pérdida de tiempo, fomentando el desprecio de esa élite, sin darse cuenta aun, que en la nueva riqueza de aquellos, radica el incremento de la fortuna de ellos.

"Las tres Gracias", c. 1635
Museo del Prado, Madrid, España

Pero más allá de una imitación burda de estilos, en la que se mezclan algunas cosas de calidad con muchas imitaciones baratas, que recargan el entorno y aparentan bienestar económico, está la alimentación, hasta ese momento esquiva para éste sector de la población y en el que el exceso va a ser sinónimo de prosperidad. El principal entretenimiento de la época son las fiestas y los banquetes, en donde la comida se sirve de manera creativa y cada día aparecen tentadoras recetas, dignas de los reyes, producto de su refinamiento. Es en éste período de tiempo en el que se desarrolla la gastronomía francesa, a manos del chef La Varenne, los sutiles sabores de las especies (perejil, tomillo, laurel, etc.) son realzados con aceite o mantequilla, y la repostería toma un nuevo rumbo acompañada del recién llegado chocolate, elaborado con el cacao proveniente de América. Demasiada tentación.

"El banquete", 1755
Autor: William Hogarth

Un buen ejemplo de éste derroche gastronómico se ve reflejado en la película Vatel, en la que el chef François Vatel, prepara en honor del rey Luis XIV, una elaborada cena de más de 80 platos. 

Gérard Depardieu interpreta al chef Vatel, quien es un perfeccionista.
"Vatel", 2000
Dirigida por Roland Joffé

No en balde las mujeres eran rellenas, al menos en éste exclusivo segmento de la población, porque en el resto, los más bajos, el hambre era constante, y en esa época no existía ningún artista que reflejara esa triste realidad, hasta mediados del siglo XIX en donde algunos: Jean-François Millet y Vincent van Gogh expresaron con sentimiento ese contexto. En las “Espigadoras”, Millet nos expresa con maestría lo difícil de conseguir el alimento, mujeres agachadas por debajo de la línea del horizonte, que las vincula aun más con la tierra, recogiendo las sobras de espigas de trigo dejadas atrás por los cosechadores. Al no verse el rostro de ninguna, representa a todas y aunque ellas se ven algo rellenas a consecuencia de una dieta exclusiva de carbohidratos, su salud es precaria y las enfermedades debilitantes son constantes.

"Las espigadoras", 1857
Museo D´Orsay, París, Francia

Del mismo modo, Vincent van Gogh representa el drama de la clase obrera que sólo tiene papas para alimentarse, día tras día, denotándose la delgadez en los rostros resignados de los comensales.

"Los comedores de papas", 1885
Museo van Gogh, Ámsterdam, Holanda

Estos cuadros son hoy en día admirados y elogiados, pero en su tiempo fueron muy criticados, por tratarse de una realidad que todos evadían, y más aun, cuando algunas clases sociales disfrutaban de una efervescencia económica a raíz de La Revolución Industrial, entonces su ideal estético era otro, alegórico, idealizado, con la perfección de las diosas y ninfas. Pero por suerte, y en beneficio del arte moderno, los estándares cambiaron y surgió una nueva generación de artistas que inspirados en el arte primitivo representaron a la mujer en su esencia, destacando sus rasgos más característicos: caderas y senos, símbología de la fertilidad.


"Desnudo recostado", 1919
Autor: Amadeo Modigliani
Museo de Arte Moderno de Nueva York (MOMA), Nueva York


 Escrito por Jorge Lucas Alvarez Girardi
 

jueves, 4 de agosto de 2016

La vacunación en Venezuela

 
En el año 1804 el niño venezolano Luis Blanco se convirtió en la primera persona en ser vacunado en contra de la viruela en América, gracias a una jornada de vacunación ordenada por el rey español Carlos IV.
 
El rey del Imperio Español, Carlos IV, ordena la creación de
La Real Expedición Filantrópica de la Vacunación. Hazaña
apoteósica que buscó el erradicar la terrible enfermedad de
todos los habitantes del imperio.
 
La viruela era considerada para la época como una Plaga Bíblica, capaz de diezmar a la población sin poder hacerse nada para detener tal calamidad. En 1803 el rey, quien había perdido a un hijo por ésta enfermedad, decreta una jornada de vacunación a lo largo y ancho de todo el territorio dominado por España, un imperio en donde nunca se ponía el Sol.
 
Ruta en América de La Real Expedición Filantrópica de la Vacunación o
Expedición Balmi, en honor a su promotor. La jornada duró 10 años.
 
Hacia América parte un contingente de 10 médicos y 22 niños huérfanos para tal fin. La Real Expedición Filantrópica de la Vacuna, como se conoció, a bordo del navío “María Pita”, mantiene al virus vivo, inoculando a un niño a la vez, a lo largo del viaje a través del Océano Atlántico, con la técnica del momento: brazo a brazo, en donde uno ya vacunado, con el contacto de su sangre inmunizaba al siguiente, siendo ésta la única técnica de la época que se conocía para mantenerlo vivo.
 
Escultura en La Coruña, España, en honor a los 22 niños que participaron
en la expedición.
 
El barco atraca en el puerto de La Guaira y parte del contingente se baja para comenzar su estoica labor liderada por el Dr. José Salvany, comenzando en Caracas, de allí a otras ciudades de Venezuela, para luego proseguir por Cartagena, Bogotá, Quito, Chile, Perú y el Alto Perú, hoy Bolivia, muriéndose éste médico, en desempeño de su labor, en Cochabamba, Bolivia en 1810.
 
La embarcación "María Pita" llega a las costas venezolanas y sube a Caracas
el doctor José Salvany y continúa camino con destino a México
el doctor Francisco Balmis.
 
La jornada de vacunación fue tan exitosa que, el entonces joven, Andrés Bello, escribe “Oda a la Vacunación”.
 
El multifacético talento de Andrés Bello es reconocido por el gobierno de
Chile al honrar su imagen en su billete de más alta denominación.
 
Del mismo modo, el descubridor de la vacuna, el británico Edward Jenner, se refirió, con respecto a ésta expedición: “No puedo imaginar que en los anales de la Historia se proporcione un ejemplo de filantropía más noble y más amplio que este.”
 
Edward Jenner, médico inglés que descubrió la vacuna contra la viruela,
considerado por muchos como "El Padre de la Inmunología", se enfrentó
por muchos años a la burla y el menosprecio, hasta que el Mundo finalmente
reconoció su aporte a la salud pública, lográndose erradicar por completo
ésta enfermedad.
 
En el año 2015 el escritor Javier Moro publica su obra A flor de Piel en la que narra la vida de los niños a bordo de la embarcación.
 
 
 
 
Escrito por Jorge Lucas Alvarez Girardi

domingo, 31 de julio de 2016

La conspiración de los mantuanos



Corre el año 1808 y Venezuela vive desde hace un tiempo una agravante crisis económica, ocasionada principalmente por las guerras napoleónicas en Europa. Aunque lejos en apariencia, éste conflicto afecta de manera indirecta a toda América. Aunado para colmo de males, la ingenua firma del Tratado de Fontainebleau por el valido del rey e España, Manuel Godoy, quien le permitía al ejército francés cruzar por su territorio para invadir a Portugal. Napoleón, aprovechó la situación y envió alrededor de 100.000 soldados a la Península Ibérica, generándose de inmediato el descontento generalizado de la población y las revueltas sucesivas en contra del rey Carlos IV y a favor de su hijo Fernando VII. Presionado, el padre escapa a Francia. El nuevo rey de España, Fernando VII, busca el reconocimiento del Emperador Francés y viaja a principios de mayo a Bayona, Francia, para entrevistarse con él, y se entera que Napoleón tiene otros planes: el sustituir a los Borbones por los Bonaparte, nombrando asi a su hermano mayor, José, cómo el nuevo rey de España. Fernando VII es apresado.


Napoleón Bonaparte, emperador de Francia
José I Bonaparte, rey de España
Joaquín Murat, rey de Nápoles

En Venezuela se corrían rumores pero la información oficial llegó a mediados de julio, dos meses después del derrocamiento y apresamiento del rey Fernando VII en Francia. El bergantín francés “Serpent” atraca en el puerto de La Guaira y su capitán sube a Caracas para solicitarle al Capitán General de Venezuela, Juan de Casas y Barrera, que reconociese como nuevo rey de España a José I Bonaparte. El empleado de la gobernación que sirvió como traductor, fue un joven de 27 años de edad, Andrés Bello. El Capitán General no se precipita y por los momentos no toma una decisión, pero en el ínterin, la noticia se corre por la capital y se despertó, otra vez, el fervor independentista de algunos, no de todos, ni siquiera de la mayoría. Pero de igual forma, la algarabía de la muchedumbre, apoyando al depuesto rey de España, Fernando VII, obliga al capitán del bergantín francés a bajar de nuevo a La Guaira y refugiarse en su barco en espera de la respuesta positiva de Juan de Casas.  Evento que pasará a la historia como “La rebelión de los mantuanos”, pero no termina allí. Mientras los franceses esperan ansiosos en su barco la respuesta oficial, llega también al Puerto de La Guaira un barco de guerra inglés, la fragata “Acasta”, más grande y mejor equipada que su contraparte la francesa y la toma sin mayor resistencia , apresando a su capitán.


La fragata inglesa Acasta  al mando del capitán Philip Beaver, somete al
bergantín francés de Serpent junto a su capitán, en el Puerto de La Guaira,
limitando así la influencia napoleónica en el Caribe.

Ahora, es el turno del capitán inglés, Philip Beaver, quien sube a Caracas y solicita audiencia con Juan de Casa. Interesante cambio de eventos; hasta hace nada Reino Unido era enemigo acérrimo de España, pero como las oportunidades se presentan calvas, Inglaterra, más enemiga de Napoleón, es de pronto y por pura conveniencia, la nueva amiga de España.

La ciudad de Caracas a principios del siglo XIX con la esbelta torre de
la catedral antes de su derrumbe en el Terremoto de 1812.

El Capitán General de Venezuela tiene un dilema, reconocer al nuevo rey, Fernando VII, aunque apresado, o serle fiel al depuesto Carlos IV. Los mantuanos, que poseen una agenda oculta, apoyan, tan sólo de palabra, al nuevo rey, pero desean crear una Junta Provincial, la cual les daría a los venezolanos más autonomía, distanciándose tanto de Francia como de España, inspirados por supuesto en el éxito obtenido por los Estados Unidos veinticinco años atrás, cuando se independizaron de Gran Bretaña.

La familia real española en 1800. Cuadro pintado por Francisco Goya, quien
aparece atrás y que en la actualidad está en el Museo del Prado.
El rey Carlos IV a la derecha y su hijo Fernando, futuro rey de España,
se destaca a la izquierda de azul, junto a la esposa que aún no conoce, razón
por la cual su rostro no se muestra.

Los mantuanos: José Félix Ribas, Mariano Montilla, Martín Tovar, Simón Bolívar, su hermano Juan Vicente, entre otros, vociferan y caldean los ánimos. Ya ni siquiera los satisface el crear una Junta, ya hablan de independencia. El Capitán General, entre la espada y la pared, desea poner orden y les sugiere al grupo que se retiren a sus haciendas, para no tener que arrestarlos y crear así otro conflicto, uno de carácter social, siendo todos ellos hijos de prominentes familias de muy alto poder económico.

Primer mapa de la ciudad de Caracas elaborado en 1578

Juan de Casas entonces solicita al consejo del Ayuntamiento que se pronuncie y proponga una alternativa. Ellos después de intensas deliberaciones llegan a la conclusión de crear, efectivamente, una Junta Provincial, compuesta por 18 miembros que incluya incluso a un representante del pueblo. Los mantuanos están eufóricos pero el Capitán General no tanto, si él acepta la propuesta diluye su poder. Para suerte suya y sin aun haber proclamado su decisión, llega desde España un barco en representación de la Junta Suprema de Sevilla, portavoz del depuesto rey Fernando VII, ratificándolo como Capitán General. El orden se había restituido, pero los mantuanos, tan cerca de lograr su objetivo, se vieron traicionados por el destino, e intentaron desesperadamente retomar el control.

La Junta Suprema de Sevilla, creada a finales de mayo de 1808, se conforma
con representantes de otras Juntas Provinciales de España, como poder político
que se resiste al nuevo gobierno impuesto por Napoleón.

Se reunieron en casa de José Félix Ribas, mantuanos, criollos y militares descontentos, redactaron y firmaron un documento, en el que se le solicitaba a Juan de Casas la creación de la Junta Suprema de Caracas, para así distanciarse de España en caso dado que Francia tomara el control absoluto del reino.

Bandera que será adoptada en 1810 por la Junta Suprema de Caracas, en la
que se destaca en la franja centra el "apoyo" al rey Fernando VII.

Juan de Casas recibe el documento, lo analiza, evalúa las consecuencias, convoca a las milicias y ordena el arresto de las 45 personas que habían firmado la petición “conspiradora”, entre ellos el conde de Tovar, el marqués del Toro y Antonio Fernández de León, futuro marqués de Casa León.


Las milicias, fieles al rey, arrestan a todos los conspiradores: mantuanos,
criollos y soldados descontentos, que buscaban crear una Junta de Gobierno
independiente a la de España en su afán de independencia.

Para mayo de 1809 todos los involucrados ya habían sido liberados y la conspiración erradicada, pero no el descontento y la determinación de sus cabecillas, que habrán de esperar hasta el 19 de abril de 1810 para ver su sueño hecho realidad.


Escrito por Jorge Lucas Alvarez Girardi

sábado, 2 de julio de 2016

Piet Mondrian


Cuando uno piensa en arte se imagina obras aisladas, no en los recorridos para llegar a ellas, más aun cuando el artista ya está consagrado y su estilo grabado en nuestra mente. Todos empiezan igual, transitan los mismos senderos y, en un punto de inspiración divina, dan un paso que los lleva a la gloria, a veces. El punto de partida está en nuestro entorno, la moda, la admiración por otros. Quien se queda se diluye, quien avanza, en busca de un estilo personal, se arriesga a perderse o a desarrollar una forma de expresión novedosa, casi siempre incomprendida, pero con constancia, experimentación y repetición se deja huella. Ese es el caso del holandés Pieter Cornelis Mondriaan (1872 al 1944).



Autorretrato, 1900

Piet Mondrian, como se hizo llamar al llegar a París, adapta su estilo artístico a la imperante influencia cubista desarrollada por Pablo Picasso y Georges Braque, a la que todos estaban imitando, “en Roma has como los romanos”. Eso lo encaminó pero no lo definió. Como dijo él, “el cubismo es un puerto, pero no el destino final.” Y es en su serie de árboles en donde se puede ver mejor este deambular.


Ya define los colores con los que habrá de trabajar: rojo, azul y amarillo.
"El árbol rojo" 1910
Haags Den Gemeentemuseum, La Haya, Holanda
El perpendiculismo creado por el "caos" de las ramas van a inspirar su estilo posterior.
"El árbol gris" 1911


Define en su visión mística universal un código con el que trabajó por más de 30 años, a riesgo de ser repetitivo, una interpretación de lo que nos rodea en un contexto abstracto geométrico con tan sólo tres colores, los primarios: amarillo, azul y rojo, ya que el blanco (presencia de luz) y el negro (ausencia de luz) no son en sí colores desde el punto de vista físico. 



El cubismo poco a poco se va diluyendo para abrirle paso a lo que será su estilo característico, pero es un proceso, no es inmediato y la experimentación constante define su carácter.

"Manzano en flor" 1912


Además, su obsesión es tal que prohibió el color verde en su casa, sólo los primarios, de lo contrario se sentiría como un profano en su propio templo. 

"Composición con amarillo" 1930
Colección Privada

Se empeñó en buscar el equilibrio perfecto equilibrando la obra por el peso visual del color, siendo el azul el más pesado y el amarillo el más liviano, auto limitándose a un modelo de líneas rectas perpendiculares entre sí, "Geometría Cósmica". 

"Composición C (N° III) con rojo, amarillo y azul" 1935
Colección Privada en préstamo al Tate Modern, Londres

Todo es una fracción de lo que percibimos, la obra, al no estar sangrada, continúa más allá del bastidor, se extiende en nuestra imaginación.

"Composición 10" 1942
Colección Privada

La amistad entre Piet Mondrian y Theo van Doesburg (1883 al 1931) los lleva a desarrollar De Stijl (El Estilo), vanguardia artística, que busca la integración total de las artes. Íntimos colaboradores, que por una  diferencia de criterios, se distancian hasta convertirse casi en rivales. Mondrian consideraba la cuadrícula perpendicular como la única forma de composición, rechazando los círculos y en especial las diagonales, en cambio, Theo van Doesburg su fiel colaborador, deseaba experimentar, autodefinirse, conseguir su propio camino y prueba con algunas diagonales, lo que generó la crisis entre ellos. Por años no se volvieron a hablar, pero una vez liberado del yugo ortodoxo de su maestro, Theo se deja llevar y crea una variante propia del neoplasticismo y logra así pasar a la historia.

Construcción inspirada en Piet Mondrian.
Años 50, Holanda

 Escrito por Jorge Lucas Alvarez Girardi
 

miércoles, 25 de mayo de 2016

Las Pinturas más costosas del Mundo

El Precio del Arte

Esta es la lista a la fecha, que se sepa, de las obras vendidas más costosas del Mundo, ya que algunos cuadros pueden ser vendidos en privado y la identidad del comprador resguardada.
 
Todas las pinturas en ésta lista son pertenecientes al "Arte Moderno", que en los últimos años han superado con creces los precios de adquisición de los Maestros Antiguos. Hay que tener en cuenta que los precios pagados hoy no son equivalentes a los pagados años atrás, por eso hago la conversión y ordeno las pinturas en valor neto actual.


1.- Willem de Kooning (1904-1997)     Interchange        1955
Esta es la segunda obra en la lista de este artista holandés nacionalizado estadounidense perteneciente al movimiento Expresionismo Abstracto.
La pintura perteneciente al productor musical y cinematográfico David Geffen fue vendida al inversor de capital Kenneth C. Griffin, quien es en la actualidad uno de los grandes compradores de arte y filántropo. De manera simultánea también compró la obra Número 17A de Jackson Pollock. Ambos cuadros van a permanecer exhibidos en el Art Institute de Chicago.
Interchange iguala en precio al cuadro a continuación de Paul Gauguin, $ 300.000.000, pero la compra global por las dos pinturas suman $ 500.000.000.

Willem de Kooning, Interchange, (200.7 x 175.3 cm), 1955
Chicago Art Institute

2.- Paul Gauguin (1848-1903)   ¿Cuándo te casas?     1892
Artista francés del Post Impresionismo, pieza clave para los artistas del Siglo XX, con su síntesis del color.
La modelo que posa en ésta obra, Tehe'amana, fue su pareja durante su estancia en Tahití.
La obra fue comprada fuera de subasta a un coleccionista privado, hoy ya se sabe que es el Museo de Arte de Qatar, por la suma de $ 300.000.000

¿Cuándo te casas? (Nafé Faaipoipo), 1892, 101.5 cm x 77.5 cm

3.- Paul Cézanne (1839-1906)     “Los jugadores de cartas”           1892/93
Artista francés del Post Impresionismo, considerado por muchos “el padre de la pintura moderna”, aunque en vida fue ignorado por los críticos y los coleccionistas. Esta es la tercera versión de cinco que el artista realizó sobre éste tema, una de ellas está en el Museo D´Orsay en París
En el 2011 se realizó la venta fuera de subasta y el comprador fue la Familia Real de Catar, que pagó una suma superior a los $ 250.000.000.
El precio hoy es equivalente a $ 268.100.000.

"Los jugadores de cartas" (tercera versión), 1892/93 (97 cm x 130 cm)

4.- Jackson Pollock (1912-1956)                “Number 5, 1948”          1950
Artista estadounidense del movimiento Expresionismo Abstracto o Escuela de Nueva York, considerado por muchos el mejor artista de su país en el siglo XX. Su estilo característico fue el Action Painting, mal llamado Dripping.
En el 2006 el magnate discográfico David Geffen vende la obra en privado por la suma de $ 140.000.000, al empresario mexicano David Martínez, pero él siempre ha negado dicha adquisición.
El precio hoy es equivalente a $ 161.700.000.

"Number 5, 1948", 1950,
óleo sobre madera compactada (240 cm x 120cm)

5.- Willem de Kooning (1904-1997)        “Woman III”                     1953
Artista holandés nacionalizado estadounidense perteneciente al movimiento Expresionismo Abstracto. Esta obra es una de una serie de seis. Hasta 1979 el cuadro fue exhibido en el Museo de Arte Contemporáneo de Teherán y luego de la Revolución Religiosa Iraní liderada por el Ayatolá Jomeini, la pintura fue retirada de exhibición por considerarse obscena bajo los estándares musulmanes. Entonces fue comprada por David Geffen, hasta que en el 2006 él se la vende, por la módica suma, de $ 137.500.000 a Steven A. Cohen.
El precio hoy es equivalente a $ 158.800.000.  
  
"Woman III", 1953, óleo sobre tela (172 cm x 123 Cm)

6.- Pablo Picasso (1881-1973)                "El sueño"                         1932                    
Artista español, padre del cubismo, pero quien a su vez experimentó otras tendencias, como: el surrealismo y el simbolismo. Esta pintura representa a su amante Marie-Thérèse Walter.
En el 2013 el cuadro fue comprado en subasta por el multimillonario Steven A. Cohen por $ 155.000.000 para darse un regalo luego de superar el escándalo y pagar una suma millonaria para no ir a juicio por fraude.
El precio hoy es equivalente a la misma suma ya que fue adquirido éste mismo año.

"El sueño", 1932, óleo sobre tela (130 cm x 97 cm)

7.- Gustav Klimt (1862-1918)     “Adele Bloch-bauer I”                      1907
El principal artista austríaco del movimiento de Secesión de Viena y simbolista por excelencia. La pintura de Adele Bloch-bauer es tan elaborada que Klimt se tardó tres años en completarla. Luego de la ocupación nazi y el final de La Segunda Guerra Mundial, La Galería Estatal de Austria se sintió heredera legal de ésta y otras  cuatro obras de Klimt propiedad de los difuntos esposos Bloch-bauer. De inmediato se genera un litigio legal con los herederos de la familia que duró décadas (La República de Austria vs Altmann), hasta que en el 2006 un juzgado dictaminó que la propietaria legal era María Altmann y las obras le fueron entregadas. De inmediato se pusieron en venta y la subastadora Christie´s se la negoció por $ 135.000.000 a Ronald Lauder, heredero de la Compañía Estée Lauder, para ser exhibida en la Neue Galerie de Nueva York. Según sus palabras “Esta es nuestra Mona Lisa”.
El precio hoy es equivalente a $ 154.900.000.
  
Adele Bloch-bauer I, 1907, óleo, plata y oro sobre tela (140 cm x 140 cm)

8.- Vincent van Gogh (1853-1890)           “El retrato del Dr. Gachet”         1890
Pintor holandés de estilo Post Impresionista que a lo largo de su corta carrera, 10 años y 860 pinturas al óleo, influenció sobremanera a casi todas las generaciones de artistas del siglo XX, a pesar de haber vivido en el anonimato y no haber logrado vender ni una sola obra, generándole una gran depresión que lo llevó a dispararse un tiro a los 37 años de edad. Su deceso oficial es suicidio, aunque nunca se encontró el arma.
El Dr. Gachet se encargó de Vincent van Gogh durante los últimos meses de su vida y él le dedica dos cuadros, muy similares en composición pero distintos en trazos y colorido. La segunda versión de éste cuadro está en el MuseoD´Orsay en París y la primera versión fue subastada en  1990 al magnate japonés, hoy arruinado, Ryoei Saito, por $ 82.500.000, generando el gran Boom de compradores arte. El paradero actual de la pintura es un misterio, se sospecha está en Europa.
El precio hoy es equivalente a $ 148.600.000.

"El retrato del Dr. Gachet" (primera versión), 1890,
Óleo sobre tela (67 cm x 56 cm)

9.- Francis Bacon (1909-1992) "Tres estudios de Lucian Freud"        1969
Es un tríptico de su rival y amigo, el artista Lucian Freud, nieto del renombrado psiquiatra, Sigmund Freud.
La obra está categorizada como la de más alto valor alcanzado en una subasta, $ 142.400.000, pagado por un comprador anónimo, pero con la conversión de precio de las otras obras, equivalente a la fecha, éste cuadro llega al séptimo lugar.

"Tres estudios de Lucian Freud", 1969
Óleo sobre tela (198 cm x 147.5 cm, cada lienzo)

10.- Pierre-Auguste Renoir (1841-1919) “Baile en el Moulin de la Galette”        1876
Renombrado artista francés del movimiento de Los Impresionistas. Renoir realizó dos versiones con el mismo nombre, una de ellas, la más grande, está en el Museo D´Orsay en París y la más pequeña fue adquirida en subasta, en 1990, por el magnate Ryoei Saito a un precio de $ 78.000.000. Este excéntrico personaje generó un gran escándalo cuando anunció que las dos obras por él compradas: El retrato del Dr. Gachet y el Baile en el Moulin de la Galette sería cremadas junto a él al momento de su muerte. Por suerte, cuando su compañía se declaró en bancarrota, los banqueros se adjudicaron las pinturas como garantía de pago y posteriormente fueron vendidas a coleccionistas privados, se cree que en Europa, muy por debajo de su precio inicial.
El precio hoy es equivalente a $ 140.700.000.

"Baile en el Moulin de la Galette" (versión más pequeña), 1876,
Óleo sobre tela (78 cm x 114 cm)

11.- Pablo Picasso (1881-1973)         “Muchacho con pipa”                1905
Esta obra de Picasso pertenece al Período Rosa y la pinta cuando el artista tiene 24 años de edad.
Aunque ya no lidera la lista de las más costosas, la obra, en su momento, 2004, rompió un hito, la barrera de los 100 millones de dólares, cuando la casa de subasta Sotheby´s la vende por $ 104.168.000 a un comprador anónimo que se piensa pudo haber sido Guido Barilla, el magnate de la pasta italiana, Barilla Group. Algunos críticos consideran que el elevado precio se logró debido al renombre del autor y no a la obra en sí, que es considerada de menor categoría.
El precio hoy es equivalente a $ 128.200.000.

"Muchacho con pipa", 1905,
Óleo sobre tela (100 cm x 81.3 cm)

12.- Edvard Munch (1863-1944)                  “El Grito”              1893
Prominente artista y cineasta noruego cuyo Simbolismo está reflejado en el tratamiento psicológico en la mayoría de sus obras, influenciando en gran medida el movimiento Expresionista Alemán.
Su obra más icónica es El Grito, en la que el terror expresado por el personaje, ante algo que ve, distorsiona incluso el paisaje. Munch realizó cuatro versiones, unas en óleo y otras en pastel. Dos de estas versiones están en el National Gallery de Oslo, la otra en El Museo Munch y la cuarta versión, realizada en 1895 en pastel, fue subastada en el 2012 a Leon Black por $ 119.922.600.
El precio hoy es equivalente a $ 121.400.000.

"El Grito" (cuarta versión), 1893,
Pastel sobre cartón (79 cm x 59 cm)

13.- Pablo Picasso (1881-1973)            “Desnudo, hojas verdes y busto”           1932
La pintura retrata a Marie-Thérèse Walter, amante del artista y adquirida casi de inmediato por los coleccionistas Sidney y Frances Brody. La obra sólo fue expuesta públicamente una sola vez en el año 1961. Al morir Frances Brody en el 2009, la obra fue subastada y adquirida por $ 106.500.000, por un comprador anónimo que la cedió en calidad de préstamo al Tate Modern de Londres para su exhibición.
El precio hoy es equivalente a $ 113.600.000.

"Desnudo, hojas verdes y busto" 1932
Óleo sobre tela (162 cm x 130 cm)

Otras tantas obras han estado en la lista y luego desplazadas por las adquisiciones más recientes, razón por la cual anexo un gráfico en las que aparecen.

Gráfico tomado de Wikipedia

Escrito por Jorge Lucas Alvarez Girardi